Conférence « Le Pop Art : quand l’art rencontre la vie »

Mesdames, Messieurs, chers amis de la Galerie 55,

Bonsoir et bienvenue pour ce vernissage consacré au Pop Art.

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui pour parcourir ensemble un mouvement qui, plus que tout autre au XXe siècle, a su capter l’énergie du monde moderne : un monde de publicités, de médias, de couleurs éclatantes, de vitesse, de stars, de slogans, mais aussi de doutes, de tensions et de contradictions.

Ce soir, nous allons voir comment le Pop Art est né, ce qu’il a apporté, et surtout comment les artistes que nous exposons — Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Tom Wesselmann et David Hockney — ont chacun transformé ce courant en un langage personnel, reconnaissable entre tous.

En résonnance à ces œuvres, nous sommes heureux de présenter les oeuvres de deux artistes contemporains : Thierry Ragogna et Bers Grandsinge que je présenterai plus avant tout à l’heure..

  1. Le Pop Art : naissance d’une révolution visuelle

Pour comprendre le Pop Art, il faut d’abord imaginer l’Amérique et la Grande-Bretagne des années 1950.

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une croissance économique spectaculaire. La société de consommation s’installe : les supermarchés se multiplient, les objets industriels envahissent les foyers, la publicité se colore, la télévision entre dans les salons. La modernité n’est plus une abstraction : elle devient le cadre de vie quotidien.

Parallèlement, les images se mettent à circuler partout : dans les journaux, les magazines, les affiches, les panneaux publicitaires, les écrans. La société entière devient une sorte de gigantesque décor d’images.

Le Pop Art naît précisément de ce choc : le choc entre l’héritage de l’art « classique » ou « abstrait », et ce nouveau monde saturé d’images et de produits de consommation.

Les artistes Pop vont répondre à cette situation non pas en se retirant dans un univers purement intérieur, mais au contraire en plongeant dans cette culture populaire pour en faire la matière même de leur art.

  1. L’Angleterre comme laboratoire : l’Independent Group

Curieusement, l’histoire ne commence pas à New York mais à Londres, au début des années 1950. Un groupe d’artistes, de critiques et d’architectes — l’Independent Group — se réunit à l’Institute of Contemporary Arts. Ils s’intéressent à ce que beaucoup considèrent alors comme de la « sous-culture » : les comics américains, les gadgets, les films hollywoodiens, la publicité, le design des objets ménagers.

En 1956, Richard Hamilton réalise un collage devenu célèbre : « Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? ». On y voit un intérieur moderne rempli d’objets du quotidien, d’images publicitaires, de corps idéalisés. Cette œuvre est souvent considérée comme l’une des premières manifestations du Pop Art.

Avec ce geste, Hamilton annonce les thèmes du mouvement : les objets de consommation, les stars, la publicité, l’humour, la critique sociale, le mélange du trivial et du symbolique. L’Angleterre joue ainsi le rôle de laboratoire théorique et visuel du Pop Art.

  1. New York : le Pop Art devient un mouvement majeur

À la fin des années 1950, New York est déjà la capitale mondiale de l’art, dominée par l’expressionnisme abstrait (Pollock, Rothko, de Kooning). Cet art est lyrique, gestuel, introspectif. Le Pop Art va justement naître en réaction à cette approche.

Les artistes Pop rejettent le mythe de l’artiste héroïque, seul face à la toile, exprimant ses tourments intérieurs. Ils s’intéressent plutôt aux images produites par la société moderne : photographies de presse, affiches, bandes dessinées, logos, emballages. Ils veulent un art qui parle de la vie réelle telle qu’elle est médiatisée, filtrée par la publicité et la télévision.

New York devient alors le centre du Pop Art américain

  1. Les principes esthétiques du Pop Art

Les 5 grands principes du Pop Art.

  1.  L’appropriation des images préexistantes

Le Pop Art ne part pas de zéro. Il reprend des images préexistantes : photographies de magazines, dessins de bandes dessinées, logos, affiches, portraits de célébrités. L’artiste Pop ne cherche plus seulement à inventer une image « pure », il choisit, prélève, isole, agrandit, recadre et transforme des images déjà présentes dans la culture visuelle.

  1. b) La répétition et la sérialité

Les artistes Pop utilisent volontiers la répétition : un même motif décliné en série, avec des variations de couleurs, de cadrage, de contraste. La sérialité reflète le monde industriel, où les objets sont produits en grande quantité.

  1. c) La couleur éclatante et l’aplat

Le Pop Art se caractérise par des couleurs vives, franches, souvent posées en aplats : peu de dégradés, peu d’ombres, mais des contrastes nets. C’est une couleur qui vient de l’imprimerie commerciale et de l’affiche publicitaire, pensée pour attirer le regard immédiatement

  1. d) Le détournement et le déplacement

Un objet banal peut devenir œuvre d’art : une boîte de conserve, un paquet de cigarettes, une image de pin-up, une case de bande dessinée. En changeant d’échelle, de contexte, de support, l’objet change de statut. Le Pop Art nous oblige ainsi à regarder autrement ce que nous pensions connaître.

  1. e) L’humour et la distance critique

Le Pop Art est souvent drôle, ironique, léger en apparence. Mais cet humour cache une réflexion critique : sur la consommation, la standardisation, l’aliénation par les médias. Le mouvement oscille sans cesse entre la célébration joyeuse de la culture populaire et sa mise à distance.

  1. Le Pop Art comme miroir social

Au-delà de son style visuel, le Pop Art est un miroir tendu à la société moderne. Il interroge le statut de l’image dans un monde où tout passe par l’image. Il montre comment les objets industriels deviennent les nouveaux symboles de notre époque.

Ce qui rend le Pop Art particulièrement actuel, c’est qu’il annonçait déjà notre monde numérique: un monde d’images démultipliées, de célébrités instantanées, de marques omniprésentes.

  1. Les artistes exposés

  • Andy Warhol : le pape du Pop Art

Warhol comprend très tôt que les célébrités, les marques et les produits de consommation sont les nouveaux mythes de la société américaine.

La technique de la sérigraphie, qu’il adopte massivement, lui permet de travailler comme une « machine » : il peut reproduire une image à l’infini, changer les couleurs, jouer sur les accidents d’impression. L’original n’a plus vraiment de sens : ce qui compte, c’est la série, la variation, la production en masse.

  • Roy Lichtenstein : quand la bande dessinée devient art majeur

Lichtenstein a l’audace de puiser directement dans les bandes dessinées populaires : vignettes, héroïnes dramatiques, scènes de guerre, onomatopées spectaculaires. Il agrandit ces images à une échelle monumentale et les retravaille soigneusement, tout en conservant l’illusion du dessin « industriel ».

Son signe distinctif, ce sont les fameux Benday dots : ces points colorés utilisés dans l’impression commerciale pour créer des aplats et des dégradés. En les agrandissant, Lichtenstein révèle au grand jour le « grain » de l’impression, la trame mécanique cachée derrière les images lisses des magazines.

  • Keith Haring : le Pop Art comme langage universel

Avec Keith Haring, le Pop Art descend dans la rue. Haring commence en dessinant à la craie sur les panneaux publicitaires inoccupés du métro new-yorkais. Il invente très vite un vocabulaire graphique immédiatement reconnaissable : bébés rayonnants, chiens aboyeurs, corps en mouvement, silhouettes dansantes.

  • Jean-Michel Basquiat : le Pop Art viscéral

Basquiat vient de la rue et du graffiti. Il mélange dans ses œuvres la culture noire américaine, le jazz, le rap naissant, l’histoire de l’art, l’anatomie, les mathématiques, les mots et les symboles. Ses toiles et ses dessins sont traversés de couronnes, de crânes, de figures déconstruites, de phrases griffonnées.

Là où Warhol garde souvent une distance froide, Basquiat injecte une intensité émotionnelle, une urgence presque douloureuse. Son art est un cri, un autoportrait éclaté, une manière de revendiquer une place dans une société marquée par les tensions raciales et sociales.

  • Tom Wesselmann : la sensualité moderne

Tom Wesselmann aborde le Pop Art par un autre chemin : celui de la sensualité et des thèmes classiques de la peinture. Il revisite le nu, la nature morte, les intérieurs, mais avec le langage visuel de la publicité et du design.

  • David Hockney : la couleur comme joie

David Hockney, bien que souvent rangé dans une catégorie à part, est l’une des figures qui ont donné au Pop Art une dimension plus intime et plus lumineuse.

Britannique installé en Californie, Hockney s’empare de motifs devenus emblématiques : paysages, piscines, jardins, intérieurs modernes, portraits d’amis. Ses œuvres sont marquées par une grande clarté de composition, une ligne fluide et une couleur limpide.

Nos artistes Contemporains :

 

  • Thierry Ragogna : artiste résident de la galerie Peintre et photographe, Thierry, à travers sa maîtrise impressionnante de la promptographie nous transporte dans un autre monde qui mêle réalisme et fiction tout en respectant les codes du mouvement artistique objet de l’exposition en cours comme il l’avait déjà fait magnifiquement pour l’exposition sur le surréalisme…
  • Bers Grandsinge : peintre belge né au Congo, qui a eu le privilège de fréquenter Basquiat à New York, nous transporte dans un monde  dont les couleurs et les traits nous interpellent.  …
  1. Conclusion

Pourquoi le Pop Art nous parle-t-il encore autant aujourd’hui ?

Parce que nous vivons plus que jamais dans un univers d’images : celles des réseaux sociaux, de la publicité numérique, des écrans omniprésents. Ce que les artistes Pop avaient pressenti — la célébrité éphémère, la circulation infinie des images, la confusion entre le réel et sa représentation — est devenu notre quotidien.

Je vous invite maintenant à découvrir les œuvres, à vous laisser happer par les couleurs, les lignes, les figures, et à laisser vos propres questions émerger.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle soirée au sein de la Galerie.

Thierry RAGOGNA – Artiste

Artiste résident Galerie 55 avec espace dédié dans la galerie

Thierry Ragogna

Artiste photographe et peintre

Né à Charleroi (Belgique) le 12 octobre 1972, d’origine italienne et portant le nom d’une ville transalpine, Thierry Ragogna incarne une double culture qui marque profondément son regard et sa sensibilité. Entre rigueur et impressibilité latine, ses œuvres oscillent entre structure et émotion, symbole et instinct.

Ses œuvres ont été présentées dans différents contextes :
🔸 Galeries : Voir & Être Vu, Heart2Gallery, Studio 33 (avec Alfredo Longo)
🔸 Salons et foires artistiques : notamment dans le nord de la France et au Luxembourg
🔸 Espaces culturels et alternatifs : restaurants, cafés, église, salons de coiffure ou encore parcours d’artistes — autant de lieux où ses images entrent en résonance avec le quotidien
🔸 Photographie ancienne : participation à des expositions collectives au sein du collectif Les Pictos à Rixensart, et avec le groupe Déclencheur, dédié à la passion photographique.

Chaque exposition est pour lui une rencontre : entre une œuvre, un espace et un regard.
Qu’il s’agisse d’une galerie ou d’un lieu du quotidien, l’essentiel demeure l’impact visuel et émotionnel, la manière dont l’image habite et transforme celui qui la regarde.

Son approche de l’image est avant tout humaniste et symbolique : il la conçoit comme un langage de dialogue entre le conscient et l’inconscient, entre le visible et l’invisible.

Son univers visuel s’exprime à travers la photographie, l’art numérique, la peinture expressive et la promptographie, autant de médiums lui permettant d’explorer les résonances émotionnelles et psychologiques de la forme et de la couleur.

Dans chacune de ses compositions, l’esthétique devient une écriture sensible : jeux d’analogies, équilibres chromatiques, tensions visuelles et symbolisme des formes.

Chez Thierry Ragogna, la création est à la fois analyse et poésie — un pont entre art et communication, où chaque image parle comme un mot, respire comme une émotion et relie l’imaginaire au réel.

📷 Pour découvrir son univers :
🌐 Site web | THIERRY RAGOGNA
📘 Facebook
📸 Photos et vidéos Instagram

Galerie 55

Présentation

Créée à Bruxelles en 2017 par un couple de français passionnés d’art et collectionneurs émérites, la Galerie 55, dont la devise « l’art pour tous », est devenue au fil des années un lieu de vie incontournable pour les amateurs et collectionneurs, qui peuvent à loisirs échanger avec les galéristes sur leur passion commune.

L’entrée libre à la Galerie et les qualités d’écoute et de pédagogie des galeristes permettent aux non-initiés ou apprentis collectionneurs de se familiariser avec l’art sous toutes ses formes, voire de faire des découvertes, qui les enrichiront intellectuellement.

Après 5 années de promotion d’artistes contemporains à raison d’une exposition nouvelle toutes les quatre à six semaines, la Galerie 55, forte d’une collection de plus de 200 estampes des Grands Maîtres du XXème siècle constituée au cours des 40 dernières années et qui continue de s’enrichir, s’est réorientée depuis trois ans vers l’organisation régulière d’expositions et de conférences sur les grands mouvements artistiques du XXème siècle.

En écho à cette mise en avant d’œuvres phares du XXème siècle, la Galerie 55 continue à promouvoir sélectivement dans ses expositions des artistes contemporains dont les œuvres, exposées en résonnance avec les estampes des Grands Maîtres, démontrent que, au-delà des modes et époques, l’art demeure … « Sans art, pas de Futur »